domingo, 29 de novembro de 2020

flags of our fathers




(Boyhood, 2014 / Brad's Status, 2017 / Lady Bird, 2017)


"You know what I'm realising? My life is just going to go. Like that. This series of milestones. Getting married. Having kids. Getting divorced. The time that we thought you were dyslexic. When I taught you how to ride a bike. Getting divorced... again. Getting my masters degree. Finally getting the job I wanted. Sending Samantha off to college. Sending you off to college. You know what's next? Huh? It's my fucking funeral! Just go, and leave my picture!". (B)


"My son: he's here. We still have years together... We're still alive. I'm alive". (BS)


"Hey, Mom, did you feel emotional the first time that you drove in Sacramento? I did and I wanted to tell you, but we weren't really talking when it happened. All those bends I've known my whole life, and stores, and the whole thing. But I wanted to tell you I love you. Thank you, I'm... thank you". (LB)

a sós


("A sós", Virtus, 2020)


"Mas lá nesse holocausto,
ainda sentada nas escadas,
sorris ao virares-me a cara sem dares conta da desgraça

Estou a tentar calar a culpa, esquecer tudo agora eternamente se tu voltares a olhar pra mim distante ainda prometo aceitar o erro novamente
Estou a tentar calar a culpa Quem sabe desta vez eternamente se tu voltares a olhar pra mim distante eu ainda prometo aceitar o erro novamente

(...)

No teu corpo a purpurina
quando te deitares, vou senti-la
assim que a pele tua cintile, o resto o silêncio abrevia
curtir um coche em clichê, contar-te as datas da tour
ou que o mundo está tão fodido até tu pensares que é glamour
Se na volta eu entender que a minha solidão desiste
que tal tirarmos os dois um dia para sermos mais parecidos
eu estou convencido que até ando bem por minha conta
mas quando há sol a mais fico cismar na tua sombra
sacio essa nudez com uma tusa que me induz
a fazer uso das memórias
vestires a minha blusa depois de te salvar das insónias
a encher a lua à pala daquela pressa tão jovem
a invadir os barcos do cais com a mesma litrosa de ontem
em busca do tempo perdido`
mas o que assusta mais é ele nunca ter partido
julgava eu estar só cardado,
o tempo,
mas acordado sei o quanto está encardido

(...)

I no longer love her, that’s certain
But maybe I love her
Love is so short, forgetting is so long
And these the last verses that I write for her"

O estranho caso de Manoel



Eis o homem da câmara de fotografar: é quase com uma fotografia por cada ano de vida do centenário cineasta portuense que a Casa do Cinema Manoel Oliveira dá a conhecer uma parte do seu inestimável acervo, num irresistível vis-à-vis entre imagem estática e imagem em movimento. Mas esta é também a história de como uma imagem pode constituir a obsessão de toda uma vida – e de como ela pode dar um filme.

Manoel de Oliveira Fotógrafo, exposição a decorrer até Abril 2021 na CCMO, no ípsilon desta última sexta-feira


Link:

quinta-feira, 26 de novembro de 2020






(O Estranho Caso de Angélica, 2010, Manoel de Oliveira)


Découpage magnífica, com tanto e tão pouco... O trabalho, a terra, o pão. A vida, o céu, a morte. Matéria e espírito. De novo o trabalho (o mendigo também trabalha) e o agradecimento pelo dízimo: "Que seja pelas alminhas. Nossa Senhora o proteja na sua Graça". E a fotografia, o cinema, trabalhando a morte e a ressurreição de tudo isso.



(The Magnificent Ambersons, 1942, O. Welles / Psycho, 1960, A. Hitchcock)


Filhos das mães e suas edipianas casas assombradas...


(Vampyr, 1932, C. T. Dreyer)


 (The Nest, 2020, Sean Durkin)

 


(Simón del desierto, 1965, L. Buñuel)

blind dating




(LP Let's Hear It For The Boy, 1984, Deniece Williams)



 

(Le Sel des larmes, 2020, P. Garrel)

Q-Tip, beautiful as ever



(LP Extinction Level Event 2: The Wrath Of God, 2020)


"I am your brother, my brother, so don't move angrily
Let the music grab you, why don't you take it back to
The times that Busta Rhymes used to engage in battle?
Niggas used to shake like dice
Catch an L and pick a fight
The cypher used to get the destroyed
The opponent was rendered void
The cheering section was employed
So girls and boys say 'He's nice!'
I know, my nigga, I'm just stompin' 'round in memory hall
Let's channel all that good energy into now, that's all
The Rollie hands are moving rapidly around the stones
The Abstract and the Dragon in the Game of Thrones
The seven kingdoms are connected by the microphones
We got the glow, bro, ain't no time for beef, bro
If your time came before mine
I'd be like, 'Don't go'..."

desperate fools overture



(magnífico LP Change Of Heart, 1978, Eric Carmen)


Faixa inicial que Mac Miller, numa tradição iniciada com The Divine Feminine (arranques minimalistas, delicados, ricamente melódicos, com ênfase nas cordas, e carentes de percussões ou perto disso), certamente não enjeitaria para abertura do seu álbum seguinte...

terça-feira, 24 de novembro de 2020


 

(Once Upon a Time in the West, 1968, Sergio Leone)

quarta-feira, 18 de novembro de 2020

the pain, the devil (2)



(LP H.N.I.C., 2000, Prodigy)


"Do I sound insane?
If I do
Then this here was written for you"


segunda-feira, 16 de novembro de 2020

the pain, the devil (1)



("Genesis", H.N.I.C., 2000, Prodigy)


"When I speak it gets real
Flex try to tell me, "Yo dunn, nah chill"
You can't come out, wildin' out like that
Rhymes so vivid, dunn I see what you sayin'
But you gotta understand how I feel
The pain and the hardship it took to build
Years of frustration, some got killed
Others fell vic' to the gates of steel
Most try to instill sanity still
Stuck on this rock where we don't belong
I wanna go home not sing this song
But I'm forced to perform, speech napalm
Calm, surrounded by all types of harm
Dogman, fuck your screwface
I watch hands

(...)

Like squeezin' flouride on your brush for your teeth
Or, takin your seed to get shots every week
We need to pay more attention to our surroundings
Busy wildin', all for the wrong cause
Put that same strength into somethin' that'll pay off
Don't forget your soul's involved
That same energy you put out, comes right back it revolves
I smash you, dunn only if I have to
I would hate to, but I'll be more than glad to
The positive and negative war has now begun
P helps you separate both the sides
Let the truth arise, black devil don't hide
You can't hide from me, you might from the others
I've been employed to pull your ass out from the covers
You walk like you got hooves and talk like you 'sposed to
Trickin' my brothers into followin' you? Yo
Potential energy is easily made kinetic
I turn 'em all back where they belong, don't wet it
What? Set it..."
só comprava pretos. tinham de ser pretos, ponto. sempre. e duros. da única vez que se lhe conhece ter comprado sapatos castanhos, disse já à saída, com um pé na rua: se depois não gostar, mando pintá-los de preto

numa outra ocasião, enquanto experimentava uns sapatos novos, pediu ao empregado que lhe trouxesse um número mais pequeno, se possível mais duros. o empregado, baralhado, perguntou: mas porquê? 

enquanto me doem os pés, não penso na vida!, ouviu de resposta com três caixas de sapatos pretos empilhadas nas mãos.

sábado, 14 de novembro de 2020

Artigo no catálogo "Tarkovsky - Eterno Retorno"


Republica-se aqui, integralmente, o texto escrito para o catálogo do ciclo retrospectivo Tarkovsky - Eterno Retorno, que teve lugar entre 20 Janeiro e 9 de Fevereiro de 2017 no Cine Humberto Mauro, em Belo Horizonte, Brasil. Para efeitos de publicação, o texto sofreu uma adaptação do português de Portugal para o português do Brasil. O catálogo (466 páginas) encontra-se publicado conjuntamente pelo Cine Humberto Mauro e Fundação Clóvis Salgado.

***


Sonhos e Pesadelos, Guerra e Paz

Chama-se Educação Europeia. (…) educação europeia são as bombas, os massacres, os reféns fuzilados, os homens obrigados a viver em buracos, como animais… Mas eu aceitei o desafio. Podem dizer à vontade que a liberdade, a dignidade, a honra de ser homem, enfim, tudo isso, não passam de um conto de fadas, pelo qual as pessoas morrem. A verdade é que há momentos na história, momentos como aquele que vivemos, em que tudo o que impede o homem de desesperar, tudo o que lhe permite acreditar e continuar a viver, precisa de um esconderijo, de um refúgio. Por vezes, esse refúgio é apenas uma canção, um poema, uma música, um livro. Eu queria que o meu livro fosse um desses refúgios; que, ao abri-lo, depois da guerra, quando tudo tiver acabado, os homens reencontrassem o seu bem intacto, que soubessem que puderam obrigar-nos a viver como animais, mas que não conseguiram obrigar-nos a desesperar”.

Romain Gary, Educação Europeia, Sextante Editora, 2014, p. 62.

 

1. O criador, a criação e o espectador

Nenhuma obra cinematográfica será mais penetrante do que aquela cuja proposta artística, filosófica ou espiritual provoca no espectador uma reação empática com os pensamentos de quem a projetou. A obra de Andrei Tarkovski possui, como é sabido, uma dimensão fortemente onírica (presente, de resto, em algum do cinema soviético dos anos 50 e 60, sobretudo), visível, com formas e tons diferentes, em filmes tão diversos (ou não tanto assim) como Solaris, O Espelho, Stalker, Nostalgia, O Sacrifício e, claro, A Infância de Ivan. Ora, este último é um desses momentos em que as mais fundas motivações do criador provocam um impacto de tal ordem no espectador que se pode dizer que o filme cumpriu o seu lídimo propósito: tocou absolutamente o espectador, o fez sentir e passar sensivelmente pelo mesmo que o autor experienciou e inclusive o motivou a erigir a sua criação, ainda que a experiência seja irredutivelmente subjetiva. Escreveu o próprio Tarkovski no seu derradeiro livro-testamento Esculpir o Tempo: “(…) se um autor se deixar comover pela paisagem escolhida, se esta lhe evocar recordações e sugerir associações, ainda que subjetivamente, isso, por sua vez, provocará no público uma emoção específica” [1]. No meu caso, A Infância de Ivan, o primeiro longa-metragem do russo baseado no conto Ivan de Vladimir Bogomolov (1957), tocou-me, por uma livre associação de ideias (mecanismo muito caro ao próprio Tarkovski, especialmente em O Espelho), a um nível radicalmente pessoal. Explico.

Quando, há uns longos anos, vi o filme pela primeira vez, as ambíguas cenas filmadas no bosque e na praia me impressionaram profundamente. Cenas ambíguas num duplo sentido – digamos que objetiva e subjetivamente. Em primeiro lugar: trata-se de sonhos, de memórias ou, ainda, de memórias sonhadas? Depois: a quem pertencerão tais sonhos ou memórias? Dito de outra forma: serão puramente sonhos do pequeno Ivan ou serão memórias dos seus tempos familiares antes da guerra? E serão de Ivan ou do próprio Tarkovski quando criança (como as memórias que se multiplicam ao longo de O Espelho)? Obviamente que a resposta exata a estas questões é o que menos interessa, embora Tarkovski tenha manifestado que “(…) os quatro sonhos baseiam-se todos em associações bastante específicas. O primeiro deles, por exemplo, do começo ao fim, até às palavras: «Mamãe, veja ali um cuco!», é uma das minhas primeiras recordações da infância. Eu tinha quatro anos e estava começando a conhecer o mundo” [2].

A minha confusão foi maior pelo fato de A Infância de Ivan ter sido o meu primeiríssimo contato com Tarkovski, muitos anos depois de, ainda criança, o meu olhar ter se fixado na capa de um VHS de Nostalgia que os meus pais haviam trazido de Londres. Passado uns anos, quando voltei a pensar no filme e a rever alguns stills, especialmente os das cenas na praia, eles me remeteram, por associação livre, a uma longínqua memória da minha infância. Uma “memória”, disse eu, mas, hoje, talvez 20 anos depois, nem eu próprio tenho a certeza se o que vou contar em seguida se passou exatamente assim ou, sequer, se efetivamente aconteceu. Numas férias de Verão, fui passar uns dias, como era habitual, na casa dos meus avós, onde quase todos os meus tios viviam, já que eram ainda bastante novos. A minha tia Marta – ou “Titi”, como eu lhe chamava e chamo ainda hoje – decidiu, para minha alegria, que, naquela tarde, iríamos à praia. Os meus pais não tinham colocado uma roupa de banho na mala e na casa dos meus avós não havia roupa de garoto fazia muito tempo. Então, depois da excitação inicial, disse, timidamente, à Titi que não podia ir à praia por não ter a roupa apropriada. Eu teria, por esta altura, uns 9 ou 10 anos e já todos os complexos com o corpo que socialmente vamos adquirindo na vida. “E então? Vai pelado! Qual é o problema?!”, Titi respondeu imediatamente. Eu rejeitei, disse que não queria ir pelado, fiz birra, mas em vão. Meteram-me no carro e lá fui eu com a Titi e as amigas a desfrutar dos últimos momentos vestido, enquanto me angustiava com o que aconteceria dentro de minutos. Essa tarde da minha vida foi uma tortura chinesa: 3 ou 4 horas como um australopiteco no meio de homo sapiens numa praia apinhada de gente (com roupa de banho), velhos e novos, pequenos e pequenas da minha idade. Não satisfeita, a minha Titi deliberou que se desse o tradicional “passeio até lá no fundo” da praia, me obrigando a desfilar o meu corpo nú para quem quisesse ver. Foi uma tarde traumatizante, não sem o seu lado cómico, e da qual muitos psicanalistas certamente se entreteriam a retirar conclusões sobre o meu subsequente desenvolvimento enquanto indivíduo.

Há tempos, contei isto à minha mãe, que não só não se recorda da Titi lho ter contado, como questionou mesmo a sua veracidade. Será ela, de fato, uma memória da minha infância? E uma memória fiel ou já altamente deturpada pelas minhas vivências e pelos mistérios do meu subconsciente? Ou terá sido apenas um sonho, uma alucinação, um delírio que, por ação freudiana desse mesmo subconsciente, se consolidou com a aparência de memória real em mim?

Não tenho a certeza. “Existe, afinal, uma enorme diferença entre a maneira como nos lembramos da casa onde nascemos e que não vemos há muitos anos e a visão concreta que se tem da casa depois de uma prolongada ausência. Em geral, a poesia da memória é destruída pela confrontação com aquilo que lhe deu origem” [3]. É também esta nebulosa dúvida que paira sobre as lindíssimas imagens de Ivan com a mãe (curiosamente, Ivan nunca sonha com o pai) e com uma menina (a irmã? um primeiro e inocente amor?) no bosque e na praia, cenas verdadeiramente intemporais (como a do beijo roubado no bosque), daquelas que se inscrevem na história do cinema com a mesma naturalidade e rapidez que se inscrevem na memória das pessoas que as vêem, acompanhando-as até ao final das suas vidas. Não há, no cinema e fora dele, muitas imagens assim, com um efeito tão poderoso, tão impressionante. E, afinal, não é exatamente isso que nos acontece quando vemos um filme e, passado um tempo, o revemos mentalmente na nossa cabeça? Uma con-fusão de imagens (desse filme e de outros que vimos), diálogos, rostos, gestos, sequências, planos, tudo isso nos impedindo de termos a certeza do que vimos? “Será que ela viu o roubo ou foi outra personagem?” “Será que aquele plano existe mesmo?” A este respeito, é famoso o episódio da folha de sala de Vidas Inquietas (Angel Face, 1953, de Otto Preminger) que João Bénard da Casa escreveu para a Cinemateca Portuguesa (de que foi seu Diretor por larguíssimos anos), na qual o autor fazia referência às sirenes de uma ambulância no final do filme, quando as mesmas, afinal, pura e simplesmente não existiam…

 

2. Sonhos do passado, pesadelos do presente

O filme começa justamente com uma memória/sonho/memória sonhada. Minto: o filme começa sem imagem, no escuro, apenas com aquele que é um dos maiores atributos – frequente e injustamente subvalorizado, o que, em parte, se compreende, em virtude da proeminência e do esplendor da imagem tarkovskiana – da obra de Tarkovski, a saber, o trabalho de som. São cucos que ouvimos, cujo pio desde logo contribui para a criação da atmosfera poética das cenas que veremos imediatamente a seguir. A esse pio – que voltará ciclicamente durante o filme – se juntará, mais tarde, o som da água a pingar, o crepitar da lareira ou o ranger das cadeiras de madeira, tudo sons orgânicos que, inseridos com rigor e precisão, imprimem uma enorme carga poética ao filme no conjunto. O som da água a pingar, por exemplo, assim como os próprios planos de poças de águas, são algo que se perpetuará nos filmes seguintes de Tarkovski (e que, mais imediata e iconicamente, associamos a Stalker), mas, na verdade, são já possíveis de encontrar na média metragem O Rolo Compressor e o Violino que o cineasta, ainda estudante, realizou em 1961.

Depois do fulminante plano subjetivo oblíquo sobre a mãe acompanhado do grito de Ivan (que, nesse momento, olha para o céu, indício da morte, saberemos mais tarde, às mãos dos soldados alemães), este acorda de um sonho e se vê num pesadelo. O pesadelo, afinal, da realidade: a guerra, a morte, a fome, a miséria. E, talvez por isso, Tarkovski filme os primeiros planos “acordados” com um certo traço expressionista (que não se voltam a ver no resto do filme), quer pela iluminação, quer pelo modo concreto como são filmados (contra-picados e planos na oblíqua, coisa rara de ver em Tarkovski).

Estas primeiras cenas e o contraste delas resultante – entre sonho e realidade, paz e guerra, luz e sombra (a tarde soalheira na praia e o céu escuríssimo, pesadíssimo do campo de batalha), passado e presente, planos horizontais e planos verticais – condensa, por isso, uma das linhas de força do cinema de Tarkovski: o onirismo e o modo singularmente poético como Tarkovski constrói e ambienta os seus filmes, quer em termos da imagem-em-movimento, quer, como já referido, no que ao som diz respeito. Exemplo disso é o momento, logo nas cenas do primeiro sonho (recriação de uma espécie de “Éden” mítico), em que Ivan, extasiado de felicidade enquanto contempla uma borboleta, começa a acompanhá-la e a levitar-se no ar, leve como uma pluma, rindo-se com gosto. A Infância de Ivan será um dos poucos filmes de Tarkovski – senão o único – em que a dimensão onírica é tão explicitamente colocada em cena, no sentido em que Ivan, em vários momentos, é filmado a sonhar (ou, mais rigorosamente, a acordar dos seus sonhos). Nos filmes subsequentes, essa dimensão, estando tão ou mais presente, será, porém, apenas sugerida, insinuada, às vezes de modo tão intenso e permanente que o filme pode assemelhar-se, ele mesmo, a um sonho (Solaris, O Espelho, Stalker). Com efeito, se, em A Infância de Ivan, o espectador pode discernir perfeitamente o que é sonho e o que é realidade (passado e presente, felicidade e desespero), nesses outros filmes, tal divisão é deliberadamente desfocada e não sabemos mais em que terreno temos os pés.

Por outro lado, ao colocar Ivan no centro, na transição entre essas duas dimensões – sonho e realidade, leveza (a tal que lhe permite levitar) e peso (dos tempos de guerra) –, Tarkovski explicita, desde logo, o título do filme: a infância de Ivan é, na verdade, uma não-infância, um outro tipo de “infância” que não é suposto os meninos da sua idade conhecerem. Uma infância roubada pela guerra, a mesma que lhe roubou a família, e que, quando Ivan está dormindo, o “rouba” ao sonho e o obriga a acordar para a realidade. O sonho como capacidade de evasão, de fuga à realidade, eis uma das linhas de força do cinema de Tarkovski, da mesma forma, claro, que o cinema o é para o espectador – também no cinema desligamos a luz do candeeiro e, no escuro do quarto/sala, nos recostamo confortavelmente e nos deixamo levar pelo sono/sonho das imagens e do som, momento encantatório em que submergimos numa realidade alternativa, feita de pessoas e histórias que não existem senão no filme.

Embora não através do sonho tout court mas, sim, da imaginação (mas o que é imaginar senão… sonhar?), a ideia de Evasão já havia sido expressamente posta em cena no final de O Rolo Compressor e o Violino, e de um modo que vai justamente de encontro ao que apontei acima. Sasha combina com o amigo mais velho (Sergei) irem os dois ao cinema – o tal “lugar dos sonhos” – que fica em frente a casa de Sasha. Todavia, ao chegar em casa, a mãe de Sasha (filmada, ao contrário do amigo Sergei, quase sempre da cintura para baixo, modo de sublinhar a sua distância e autoridade em relação ao seu filho ainda criança), o proíbe de sair, uma vez que a sua avó virá lhe fazer uma visita. À hora marcada, Sergei, percebendo que Sasha já não aparecerá, acaba por ir embora, enquanto a criança, impotente, o observa da janela, ainda lhe enviando um aviãozinho de papel com uma explicação que Sergei não chega a ver. Condenado a ficar em casa, Sasha, olhando-se ao espelho – momento em que a imagem fica turva –, começa, então, a imaginar – e a câmera a projetar – o percurso de saída desde a porta de sua casa, passando pelas escadas e corrimões do prédio, até o pátio lá embaixo onde, finalmente, encontrará Sergei. As cordas e o órgão que, neste momento, se ouvem só acentuam o tom onírico, fantasioso, desse momento de evasão/imaginação.

Os vários momentos em que o pequeno Ivan sonha são também isso: milagrosos instantes de evasão à sua realidade, à dura e traumatizante verdade da perda e da dor. De alguma forma, é como se a “infância normal” de Sasha em O Rolo Compressor e o Violino fosse aquela que Ivan não tem. Ou, atendendo à diferença de idade entre os dois, quem nos garante que Ivan não é Sasha, apenas uns anos depois, quando a guerra já estalou e a música do violino foi substituída pela das bombas? Ou será Sergei – que não parece ter relações familiares e que conta a Sasha, a certa altura, que esteve na guerra – o Ivan “do futuro”, o Ivan envelhecido?

 

3. Memória, Trauma, Vingança

Memória, Trauma e Vingança são elementos interligados, que se movimentam num mesmo círculo, influenciando-se e condicionando-se reciprocamente. Se isso é verdade, então, para efeitos expositivos, sempre diríamos que, em termos “sequenciais”, é a Memória de Ivan relativamente à perda da família que nele incrustou o Trauma, por sua vez unicamente possível de atenuar – nunca, todavia, de suprimir por completo – por via da Vingança.

A Infância de Ivan inicia e termina da mesma forma: em estado onírico, isto é, no sonho de Ivan. De alguma forma, é como se nunca tivéssemos saído dali. Mais concretamente, se, nas primeiras cenas, havíamos ficado com o rosto repentinamente assustado da mãe de Ivan, no final, esse rosto que observa o filho a beber água do balde volta a ser sorridente (ironicamente, o plano imediatamente anterior ao do rosto da mãe é o da cabeça de Ivan, enforcada, de pernas para o ar). A mãe se despede placidamente de Ivan e vemos um grupo de crianças se preparando para brincar de esconde-esconde. É Ivan que faz a contagem enquanto as crianças se escondem. Depois, vai cautelosamente à procura dos amigos, até que vê a menina e corre atrás dela pela areia e o mar adentro. O derradeiro plano não é, porém, da corrida sob esse esplêndido preto e branco, mas sim de uma árvore. É um dos mais belos e misteriosos finais da história do cinema e, mesmo que programaticamente muito distinto, não deixa de trazer à memória o final (pela criança com uma infância problemática, pela praia, pela ideia de uma “fuga para a frente”) de Os quatrocentos Golpes, filmado apenas três anos antes por François Truffaut.

Apesar de tudo o que vemos durante o filme, apesar, enfim, do “enforcamento” da infância, da paz, enfim, do humanismo, ao happy beginning corresponderá o happy ending, pois, não obstante a guerra, a morte e a miséria, a única coisa que Ivan – como nós – consegue manter inalterada, intocada, indestrutível, é isso: a memória, as imagens de felicidade e das pessoas amadas que conserva consigo para a eternidade. Eis o que nenhuma metralhadora ou bomba apaga: o reduto da memória, esse resistente dínamo que, como o projetor de cinema, recupera imagens do passado, de uma realidade que já não é atual mas que nos ajuda a compreender e a viver um pouco melhor no mundo.

Entre-sonhos: entre o primeiro e o último sonho, a narrativa decorre como uma espécie de paragem temporária num “mundo real” historicamente situado (URSS, Segunda Guerra Mundial), durando o tempo entre o qual Ivan termina uma missão de espionagem e inicia outra (da qual não voltará). Nesse “pousio”, Ivan convive com aqueles que, na ausência da sua família, acabam por ser as suas referências familiares (todas masculinas): o Tenente-coronel Gryaznov, Kholin, Galtsev e Katasonov. Não é que a correspondência literal seja aqui relevante, mas é difícil não ver em Gryaznov a figura proto-paterna (Kohlin diz mesmo que ele irá adotar Ivan quando a guerra terminar) e em Galtsev, ele mesmo um pequeno-grande, um irmão mais velho de Ivan. Depois de regressar da missão com que o filme se inicia, Ivan ouvirá desta “família” improvisada a notícia de que tem de abandonar o campo de batalha e ingressar na escola militar. Ivan, reiterando o perfil determinado que já havíamos testemunhado no seu primeiro encontro com Galtsev, recusa-se determinantemente a fazê-lo, numa afirmação tragicamente impensável de se ouvir a uma criança da sua idade: “São os inúteis que descansam em tempo de guerra!”. Perante a intransigência de Gryaznov, foge da zona militar e dá consigo numa antiga aldeia, agora completamente em ruínas, onde encontra o velho e o seu galo. É uma das mais impressionantes cenas do filme, e na qual, através da pergunta que o velho faz a Ivan, o espectador confirma que a mãe deste foi morta pelos soldados alemães, embora nesse momento Tarkovski deixe, sabiamente, Ivan fora de campo.

Ivan implora a Gryaznov que o deixem ficar, pois, na verdade, a guerra é, malgré tout, a sua paz, o tempo-espaço onde se consegue pacificar consigo mesmo, porque animado por um desígnio concreto: Vingança. O desejo de infligir aos outros a dor que lhe causaram, eis o que move um menino a quem a guerra roubou a família e a infância. Os “outros” são, naturalmente, os alemães, os “Fritz”, termo “(…) que ilustra bem o anonimato, a impessoalidade, enfim, a desumanidade sinistra gerada pela guerra, palco de confronto de sentido único, ou seja, entre “nós” e os “outros”, os (…) não-humanos do lado de lá da barricada” [4]. Os “outros” que Ivan diz serem “todos iguais” e incapazes de fazer literatura, já que os viu a queimar livros numa praça conquistada (momento em que Tarkovski filma algumas gravuras, gosto pelo pictórico reiterado posteriormente em Andrei Rublev e em O Sacrifício). Os “outros”, ainda que Ivan associa a uma mera farda militar na cena – uma vez mais – fantasiosa em que se imagina a atacar um alemão no escuro com um punho “marcado com a morte” que Galtsev lhe emprestara e com que morrerá.

A Infância de Ivan é, assim, um filme sobre o Trauma (e a incapacidade de superação da perda associada) [5] e a Vingança, estando esta última visceralmente inscrita no espírito de Ivan da mesma forma que está inscrita nas próprias paredes do abrigo militar em que Ivan se instala com Kholin. “Você acha que eu esqueci? Você pagará por tudo…!”, diz Ivan com os olhos húmidos, tremendo, num estado de extrema fragilidade emocional que até aí não lhe conheceríamos. Este exato momento é bem ilustrador do modo como Ivan só está em “paz” consigo mesmo no teatro de guerra: prostrado no chão, numa convulsão chorosa, Ivan só sairá deste estado quando ouve as explosões das bombas nazis, momento em que, tendo que voltar ao campo de batalha, seca imediatamente as lágrimas e recupera a sua determinação. Ivan vive numa permanente “fuga para a frente”, um estado de vingança em espiral que se auto-justifica e se auto-renova, única forma de encontrar um sentido para a sua existência solitária no mundo (quando se recusa a ir para a escola militar, afirma que esta é a mesma coisa que os orfanatos por onde já passou).

 

4. A “infância” de Tarkovski: os primeiros traços definidores do “corpo” e do “caráter” da obra e do humanismo tarkovskianos

Para quem já conhece o cinema de Tarkovski – mas também para os que terão a oportunidade de o conhecer nesta mostra –, é facilmente perceptível como A Infância de Ivan, sendo o seu primeiro longa-metragem, e com o qual arrebatou o Leão de Ouro no Festival de Veneza de 1962, é um filme em muitos pontos definidores da obra que o cineasta virá a erigir nos anos seguintes. Neste sentido, nele se pode entrever a “infância”, o “laboratório” do que está por vir. E isso não obstante ser o seu filme narrativamente mais linear e com um ritmo e uma montagem mais acelerados (escasseiam, por exemplo, planos fixos de duração significativa).

Sobre A Infância de Ivan, Tarkovski viria a dizer que foi o seu “exame de qualificação”, a forma de “(…) descobrir se eu tinha, ou não, condições de me tornar um diretor. (…) Precisava confiar apenas em meu próprio gosto e ter fé na eficácia das minhas opções estéticas. (…) tinha de estabelecer o que poderia contar para a realização das minhas obras futuras e o que seria descartado” [6]. Fazendo um balanço retrospectivo, o cineasta escreve também que “Agora, por certo, tenho concepções diferentes sobre muitas coisas. Passado algum tempo, ficou claro que, dentre as coisas que eu descobri, muito pouco era realmente vital; a partir desta constatação, abandonei muitas das conclusões a que chegara na época” [7]. Todavia, esta afirmação, habitual neste tipo de exercícios auto-críticos, deve ser lida não como uma renegação ou relativização das características e qualidades da sua primeira obra, mas, sobretudo, como a consciencialização, absolutamente natural em qualquer artista, da evolução e amadurecimento do seu trabalho, com todas as cambiantes e “mudanças de velocidade” que isso sempre implica.

Num plano predominantemente técnico, muitas das marcas tipicamente tarkovskianas podem ser encontradas em A Infância de Ivan: os planos sequência (se bem que aqui ainda diminutos, em número e em duração); os movimentos de câmera extraordinariamente fluídos, dando a ideia de uma câmera “esvoaçante”; os espantosos movimentos de grua (Tarkovski e Theo Angelopoulos serão, talvez, os cineastas que mais espetacular uso lhe deram até hoje); os travellings frontais e laterais; o tratamento de som a que já nos referimos anteriormente e a própria música utilizada (Vyacheslav Ovchinnikov comporia para A Infância de Ivan e para Andrei Rublev, com as cordas e os sopros em destacado plano); enfim, a iluminação magnetizante nos close-up sobre os rostos intensíssimos dos atores (que denotam, por sua vez, um extraordinário trabalho de direção).

Por outro lado, e de um ponto de vista programático, os sonhos, a memória, a família e a infância ou a nostalgia são temas classicamente tarkovskianos que aqui são já inequivocamente explorados. Mas não são esses temas – perguntarão alguns – os mesmos de muitos cineastas? Sem dúvida, ou não fossem os temas universais, intemporais, ainda que abordados a partir de histórias ou situações particulares, o objeto de toda a grande arte. Simplesmente, o espectador sabe que, no caso de Tarkovski, o visionamento de cada um dos seus filmes se reconduz a uma imersão sensorial num universo absolutamente único, incontaminável, um “ecossistema” com uma fauna (imagem) e uma flora (som) próprias e impossíveis de encontrar noutro lugar. Uma atmosfera que imediatamente reconhecemos como sendo tarkovskiana, como se a isso fôssemos levados por um cheiro ou uma temperatura característicos.

Falei em “temas”, mas existem igualmente aspectos, tópicos ou elementos que, a um nível mais microscópico, estão, outrossim, invariavelmente presentes – mais ou menos sutilmente – desde A Infância de Ivan até ao fim da sua obra (alguns dos quais assinalados anteriormente): o som da água a pingar e a imagem de poças, lagos, superfícies húmidas e enlameadas (é essa água que, juntamente, com o fumo ou o nevoeiro, confere uma plasticidade aquosa e hibernal perfeitamente condizente com o ritmos dos seus filmes e a fluidez da sua câmera); as árvores “esqueléticas”, quase sempre de ramos despidos; as maçãs [8] e a sua ligação a uma figura feminina (em O Violino e O Compressor e em A Infância de Ivan); os animais (o carneiro, os cavalos, o galo em A Infância de Ivan; os cavalos novamente em Andrei Rublev; os cães em Stalker); a família e a casa russa, a dacha [9]; as ruínas, literais e metafóricas (A Infância de Ivan, Nostalgia, Stalker).

A Infância de Ivan não deixa, igualmente, de patentear um dos lídimos princípios por que se rege toda a obra de Andrei Tarkovski e o seu próprio percurso enquanto indivíduo, intelectual, cineasta: o humanismo (o outro é a necessidade do regresso à espiritualidade, ainda não explorado neste filme), cujo derradeiro “grito” é dado em O Sacrifício, filme-testamento concretizado por Tarkovski pouco antes da sua morte [10]. A esse propósito, A Infância de Ivan, sendo um filme “de guerra”, é, afinal, um filme anti-guerra por excelência, de par com outros filmes soviéticos que, mesmo sob o olhar atento da censura [11], conseguiram passar, nas entrelinhas, uma mensagem pacifista e, acima de tudo, não apologética da Rossiya-Matushka (“Mãe-Rússia”), casos, entre outros, de Quando Passam as Cegonhas (Letyat zhuravli, 1957), de Mikhail Kalatozov, A Balada do Soldado (Ballada o soldate, 1959), de Grigoriy Chukhray [12], ou Trial on the Road (Proverka na dorogakh, 1971), de Aleksei German. Filmes que, centrados na pessoa humana, no indivíduo – neste sentido “subjetivos” e “individualistas” aos olhos das autoridades soviéticas –, omitem qualquer simpatia pelo projeto transpersonalista soviético, antes lançando o seu olhar sobre a desfragmentação familiar, psicológica e moral gerada pela guerra, simultaneamente se desinteressando pelas concretas partes nela envolvidas e pela justiça ou injustiça das suas motivações e ações (desde logo pelas da URSS, o seu país).

 

5. O raccord vital: partir da morte e chegar à vida

O primeiro filme de Tarkovski, A Infância de Ivan, faz, pois, um raccord perfeito com o seu último, O Sacrifício, ambos filmes onde os temas da guerra e da “morte da humanidade” – o apocalipse nuclear em O Sacrifício é espelho metafórico para o apocalipse espiritual – estão em primeiro plano. O primeiro decorre durante a guerra (embora, na verdade, estejamos, em grande parte do tempo, nos seus bastidores, sendo poucas, ou nenhuma, as cenas propriamente “de guerra”); o segundo, por sua vez, decorre na iminência da eclosão de uma guerra nuclear (neste raccord se sintetizando também o modo como, à medida que o Progresso corre, aumenta também a capacidade de auto-aniquilamento da espécie humana). No primeiro, observamos os efeitos da guerra; no segundo, o receio da mesma e o seu evitamento. Embora o título do primeiro filme de Tarkovski convoque o nome concreto de Ivan e possa, por isso, indiciar um certo particularismo histórico-contextual, tanto aí como em O Sacrifício, a vocação é, na realidade, sempre universal, como é próprio de todo o gesto humanista. Por isso, a infância de Ivan é, na verdade, a infância de qualquer menino na Síria, no Darfur ou na Faixa de Gaza a quem a guerra e a crueldade impõem uma realidade impensável, inconcebível, numa palavra, desumana.

E se bem que Alexander (o bergmaniano Erland Josephson) seja a personagem principal de O Sacrifício, bem vistos os dois filmes, o espectador percebe que o verdadeiro protagonista é, em ambos, uma criança. Ivan, sim, mas também o filho de Alexander, por quem – por ele e por todas as crianças, por todos os “fazedores do futuro” da humanidade, incluindo o filho do próprio Tarkovski, a quem o filme é dedicado – o velho se sacrificará. O sacrifício de Alexander é, então, para que não haja mais “Ivans”, mais guerras e mais infâncias por elas roubadas. É com o filho de Alexander que o filme começa e acaba, nesse último plano do menino a regar a árvore e seguindo os conselhos do pai que lhe havia contado a história do monge (no início do filme, precisamente). E a árvore – não vemos mas sabemos – florirá, tal como a árvore na história do monge. Esta necessidade da rega da árvore não deixa de ser significativamente simbólica numa obra atravessada por imagens de árvores de ramos despidos (por vezes decrépitas) filmadas sempre em planos verticais, e as quais não constituem apenas décor, antes assumindo uma posição quase de “protagonistas”, como acontece no tom poético que imprimem ao encontro entre Kholin e Masha na floresta ou no sublinhar da degradação na cena do velho e do galo sozinhos numa “terra de ninguém”.

Neste sentido, O Sacrifício faz o contraponto otimista com o pessimismo de A Infância de Ivan: se este praticamente terminava com um impressionante plano invertido de Ivan enforcado (Ivan tem o mesmo trágico destino dos compatriotas que tenta resgatar com Kholin e Galtsev), aquele deixa o espectador com uma criança em paz (uma vez evitada a guerra) regando uma árvore (da vida, do humanismo, do futuro), passando logo em seguida para um lindíssimo plano dos ramos da árvore sobre a água. Se o primeiro terminava com a morte, o segundo fecha – um fecho que é, a bem dizer, toda uma “abertura” – com a vida.

Repare como este contraponto é, em termos “geracionais”, o menos previsível possível, no sentido em que, tradicionalmente, é quando jovens que somos mais otimistas, idealistas, e não quando os anos pesam, momento em que os homens tendem para um certo cinismo, resignação ou desalento (a título de exemplo, pense como Béla Tarr, no seu derradeiro filme, O Cavalo de Turim, desiste, “acaba” com o mundo por falta de esperança). Pelo contrário, é na velhice (e na doença) e – importante não esquecer – em plena guerra fria que Tarkovski, contra todos os circunstancialismos, entrevê luz no escuro, ou melhor, acredita na luz, tem esperança, tem nessa luz – e talvez apenas a fé (inexistente num “materialista” como Tarr) nos possa, de fato, valer em certos momentos, da mesma forma que só ela fez Alexander ir ter com Maria e cumprir com uma promessa de salvação à primeira vista absolutamente inverossímil, ilógica, enfim, irracional (justamente) [13]. É nesta fé inabalável nos homens, no humanismo, bem como na urgência do regresso à espiritualidade postulada por O Sacrifício, que o cinema de Tarkovski adquire uma dimensão sonhadora (diferente de onírica), o cineasta se assumindo, então, como o “stalker”, o guia que conduz os descrentes espectadores (como o Professor e o Escritor de Stalker) ao patamar mais elevado da crença, o único a partir do qual podemos compreender o milagre do ato de amor de Alexander (em si um ato, afinal, “materialista”, terreno).

Se O Sacrifício se revela, assim, como a superação de A Infância de Ivan no modo esperançoso como olha para o porvir, isso não é por acaso, mas fruto daquilo que, na arte, caracteriza os grandes criadores: o erguer de uma obra densa e profunda cujos diversos aspectos e momentos estão em permanente reenvio, em fecunda “comunicação”, refletindo e iluminando uns aos outros. Processo que é fruto não do puro acaso, mas de uma coerência quase do foro do subconsciente do seu autor. É absolutamente paradigmático o fato de o último plano de A Infância de Ivan captar a mesmíssima imagem que vemos no derradeiro plano de O Sacrifício: uma árvore, a tal que florirá.

Se quisermos, o sacrifício que Alexander leva a cabo é para que filmes como A Infância de Ivan não tenham mais que ser feitos, para que não tenham mais razão de existir. No limite, é como se Andrei Tarkovski, já ciente da proximidade da sua morte, filmasse O Sacrifício como “resposta”, como a “resolução” de A Infância de Ivan e, por arrasto, de todas as questões e preocupações latentes na sua obra. Como se Tarkovski, com O Sacrifício, se auto-anulasse, se calasse, pois, entre o primeiro e o seu último filme, tudo já foi dito e resolvido. A certa altura de A Infância de Ivan, alguém pergunta: “Será esta a última guerra na Terra?”. “Reguem as árvores. Se as regarem, elas florirão” – respondeu Tarkovski antes de partir para quem quisesse ouvir.

***


[1] Andrei Tarkovski, Esculpir o Tempo, Martins Fontes, 3.ª edição, 2010, p. 28.

[2] Andrei Tarkovski, ibidem, p. 29.

[3] Andrei Tarkovski, ibidem, p. 30. Não é por acaso que, no exemplo transcrito, Tarkovski se refere à casa. A sua casa de férias de infância – que é, metonimicamente, a casa de férias tipicamente russa, a dacha – pontua a sua obra em diversos momentos (Solaris, O Espelho, Nostalgia), de que é paradigmático o fato de, para a rodagem de O Espelho (cuja grande parte da ação se passa no interior da casa), Tarkovski ter construído uma casa em tudo semelhante à sua dacha de infância no mesmo local onde ela originalmente existia. Mais simbolicamente, também será à dacha que Alexander ateará fogo em O Sacrifício como gesto máximo de abnegação, de generosidade, de , nessa que é uma das mais inolvidáveis sequências do cinema tarkovskiano.

[4] Cito o texto que escrevi sobre Trial on the Road (Proverka na dorogakh, 1971), do também russo Aleksei German, no site À pala de Walsh (www.apaladewalsh.com), publicado em 28 de Abril de 2014. Disponível em: http://www.apaladewalsh.com/2014/04/proverka-na-dorogakh-1971-de-aleksei-german/

[5] Trauma que é, por sua vez, matéria absolutamente central em Solaris, nomeadamente, na relação de Kelvin com a sua falecida mulher Harey (que se suicidou).

[6] Andrei Tarkovski, ibidem, pp. 27-28.

[7] Andrei Tarkovski, ibidem, p. 28.

[8] “Lembrei-me de ter visto a relva úmida, o caminhão carregado de maçãs, os cavalos molhados pela chuva, a água em seus corpos evaporando-se ao sol. Todo esse material veio da vida para o filme diretamente”. Andrei Tarkovski, ibidem, p. 32.

[9] Cf. nota de rodapé 3.

[10] Escrevi sobre O Sacrifício para o site À pala de Walsh, em texto publicado em 27 de Novembro de 2014. Disponível em: http://www.apaladewalsh.com/2014/11/offret-1986-de-andrei-tarkovsky/

[11] Tarkovski alude especificamente a esta questão: “Ao longo do trabalho em A Infância de Ivan, fomos censurados pelas autoridades cinematográficas toda vez que tentamos substituir a causalidade narrativa pelas articulações poéticas. (…) sempre que a estrutura dermática revelava o mais leve indício de algo novo – quando os fundamentos lógicos da vida cotidiana recebiam um tratamento relativamente livre – sobrevinham, infalivelmente, manifestações de protesto e incompreensão, que quase sempre usavam como pretexto o público: era preciso oferecer-lhe um enredo que se desenvolvesse sem interrupções, pois as pessoas não conseguiam se interessar por um filme sem uma linha narrativa eficaz. Os contrastes no nosso filme – cortes do sonho para a realidade e vice-versa, da última cena na cripta para o dia da vitória em Berlim – pareciam inadmissíveis para muitos. Para mim, foi uma grande alegria descobrir que o público pensava de forma diferente”. Andrei Tarkovski, ibidem, p. 30. Como é também sabido, a pressão da censura levaria a que, anos mais tarde, Tarkovski tivesse partido para o exílio, tema explicitamente abordado em Nostalgia. Foi ainda durante esse período que, já doente, filmaria O Sacrifício, na Suécia. Numa entrevista que fiz a Layla Alexander-Garret, intérprete, assistente e amiga pessoal de Tarkovski, a mesma referiu, porém, que a questão do Exílio na obra de Tarkovski vai bem mais para além da mera distância geográfica e afetiva: “Nostalghia é um filme sobre esse sentimento, essa espera pelo regresso à nossa terra. Mas podemos discutir (…) o que é a nossa “terra”, a nossa “casa” – onde é que a nossa alma tenta regressar? Não é necessariamente à Rússia, é voltar à origem, a um estado superior, ao Paraíso, a Deus, a qualquer coisa a esse nível”. A entrevista está disponível no site À pala de Walsh: http://www.apaladewalsh.com/2016/03/layla-alexander-garret-tarkovsky-acreditava-que-o-amor-deve-ser-um-acto-uma-accao/

[12] Também é um filme com uma acentuada carga onírica. Escrevi sobre A Balada do Soldado para o site À pala de Walsh, em texto publicado em 12 de Maio de 2015. Disponível em: http://www.apaladewalsh.com/2015/05/ballada-o-soldate-1959-de-grigoriy-chukhray/

[13] O fogo “irracional” que é ateado à casa é o mesmo com o qual Domenico (Erland Josephson, novamente) se imola em Nostalgia. Como Žižek sumariza, “Tarkovski tem plena consciência de que um sacrifício, para funcionar e ser eficaz, tem de certo modo de ser «desprovido de sentido», um gesto de entrega ou ritual «irracional» (…). A ideia é a de que só um gesto espontâneo, um gesto não baseado em qualquer consideração racional, pode restaurar a fé imediata que nos libertará e curará da doença espiritual moderna”. Slavoj Žižek, Lacrimae Rerum, Orfeu Negro, 2.ª edição, 2013, p. 218.